« La fameuse invasion des ours en Sicile », un conte d’adulte adapté en animation pour toute la famille

Image extraite du film La fameuse invasion des ours en Sicile.
© 2019 Prima Linea Productions - Pathé Films - France 3 Cinéma - Indigo Film

Rencontre avec Lorenzo Mattotti, le réalisateur de La Fameuse invasion des ours en Sicile, film sélectionné à Cannes en 2019 dans la catégorie Un Certain Regard.

Au départ, il y a un conte de Buzzati paru en 1945. Vous l’avez lu jeune, j’imagine. Est-ce un livre qu’on lit beaucoup, en Italie ?

Pendant plusieurs générations oui. Maintenant, moins. Mais Dino Buzzati, ça reste un classique. C’est moins connu chez les enfants. Moi, je ne l’ai pas lu quand j’étais tout jeune. Je crois que j’ai lu Dino Buzzati parce que je le connaissais déjà depuis longtemps pour d’autres romans. Mais après, j’ai commencé à lire tout ce qu’il avait fait. Puis, il a fait une bande dessinée qui s’appelait Orfi aux enfers. Ils l’ont republiée, à Actes Sud. Ça m’a beaucoup marqué. C’était en 1970 et un grand écrivain connu pour d’autres choses nous faisait une bande dessinée. À cette époque, c’était très original.

Quel effet vous a fait ce livre ? Est-ce qu’il vous a marqué très tôt ? Ou est-ce que le désir d’adaptation est venu plus tard ?

Oui, plus tard. Buzzati m’a influencé dans tout mon travail, en général. Il a fait plusieurs livres, des peintures aussi. C’est l’atmosphère qui m’a beaucoup influencé, la façon de raconter, comme si c’était des légendes, des histoires anciennes. C’est toujours plein de magie, de mystère, avec une atmosphère sombre, parfois. Je me souviens d’autres livres qu’il a écrits et qui m’avaient beaucoup marqué. C’est venu après, avec Valérie Schermann, la productrice du film.

Cette histoire est un conte pour les enfants, écrit en 1945. On sent bien que ça parle de la guerre, de la dictature.

Ça parle de beaucoup de choses. Lui, il l’a commencé pour « Corriere dei Piccoli ». Il sortait un chapitre à la fois, comme pour un feuilleton. À un moment, il a fait une ville qui a été censurée parce que ça ressemblait trop à Berlin. Ils lui ont demandé de la changer. Ça ne s’appelait même pas La fameuse invasion de la Sicile par les ours, mais La fameuse invasion. Après, c’est devenu La fameuse invasion de la Maremme. C’est une région un peu comme la Camargue en France. Après qu’il ait arrêté de travailler au « Corriere dei Piccoli », il a commencé à dessiner pour sa nièce. Un ou deux ans après, il a décidé de faire un livre. Il a repris toute l’histoire, il l’a réécrite et il a ajouté toute la deuxième partie. Évidemment, il y a beaucoup de questions. Est-ce que les ours symbolisent les communistes ? Les Russes ? Je ne sais pas. Je crois qu’il ne faut pas trop s’attacher à ça. Quand j’ai lu l’histoire, je n’ai pas vu toutes ces références. 

Ça vous permet d’imaginer ?

Oui, avec le dessin et ses possibilités. Il y a toujours quelque chose de mystérieux. C’est toujours du travail d’évoquer quelque chose qui existe. C’est la fable. C’est vraiment quelque chose de lié à l’image, comme la peinture. Il m’a évidemment aussi influencé dans les formes, des formes qu’il a utilisées, dans ses paysages métaphysiques. Il a fait une série d’ex-voto, des légendes autour d’une sainte inventée. C’est très lié à la tradition italienne, c’est la religion, c’est l’épopée, c’est l’épique d’un pays de contes, de mystères, de légendes. Ça m’a toujours plu parce que ça fait partie de la fable. Ça donne la possibilité de créer des contes universels, pas trop liés à l’actualité. On peut parler d’actualité, mais avec des métaphores pour que ça dure dans le temps et pour que plusieurs générations puissent comprendre. Le vrai réalisme ne m’a jamais vraiment intéressé. J’ai toujours aimé le symbolisme dans mon travail.

L’expressionnisme, aussi ?

Évidemment. Disons que ma nature est expressionniste, mais avec la culture, je suis devenu beaucoup plus symboliste, métaphysique. De toute façon, beaucoup d’œuvres d’art m’ont influencé.

Pour revenir au film, quand Valérie Schermann et Christophe Jankovic, les producteurs, vous proposent un long métrage, pourquoi est-ce que vous pensez à ce conte ?

Ça a été très naturel. Je ne sais pas pourquoi, c’est une sorte de boîte magique, ce livre. Il y a de l’amour pour raconter aux enfants, le jeu du narrateur qui joue et qui parle toujours. Il y a plein d’idées à droite, à gauche. On a dû beaucoup simplifier. En plus, il est étrange, il invente des personnages et il les laisse. On a eu beaucoup de mal à trouver la cohérence.

Est-ce que le scénario a été long à écrire ?

Le traitement a été un peu compliqué, parce qu’il n’y avait pas de fille, pas de personnage féminin. On a dû trouver toute une logique. Il y avait trop de personnages qui arrivaient et qui partaient. On voulait quelqu’un qui racontait. On avait besoin d’un fil conducteur. Gedeone et la petite, c’est nous qui les avons inventés. Le vieil ours, c’est nous aussi.

Pour quelle raison ? Pensiez-vous que c’était un vecteur plus facile pour le public ? Est-ce quelqu’un qui l’a amené ?

D’abord, on a trouvé l’idée de la petite fille, qui devient grande. J’aimais beaucoup l’idée de « cantastorie » siciliens. Ça nous permettait de résumer des choses et de faire des sauts dans la narration, de pouvoir entrer et sortir tout le temps. J’aimais beaucoup l’idée de la voix off dans la narration, parce que c’est un classique de Buzzati. Avec lui, on voit toujours la voix off.

De votre côté, vous commenciez à travailler ? 

J’ai tout de suite voulu faire un petit storyboard, un préstoryboard très rapide pour voir. J’avais besoin de voir s’il y avait assez de séquences. Je ne me suis pas posé la question de la longueur, mais je voulais voir si les séquences ressortaient, si ressortait un rythme de narration avec les images. Je ne peux pas penser avec les mots, je dois penser avec les images. Tout mon problème, c’était de pouvoir voir le film tout le temps. Réécrire une phrase, un autre dialogue, c’est facile. Recréer une image c’est plus compliqué.

Est-ce que vous avez beaucoup cherché ? Pour ceux qui connaissent, on reconnaît votre trait dans les décors, dans les personnages, les angles, les lignes.

J’ai eu très rapidement les images-clés du film. Beaucoup d’idées graphiques. Les dessins de Buzzati m’ont beaucoup aidé. Le fait de pouvoir me baser sur ses dessins, m’a donné une sorte de sécurité. Je ne pouvais pas tout inventer depuis le début. Ce n’est pas mon histoire.

Est-ce que son dessin est proche du vôtre ?

Le sien est beaucoup plus naïf, mais il y a de très belles idées graphiques, dedans. Je les ai prises et je les ai utilisées pour le film. J’imaginais des ours non poilus, qui marchent comme des soldats, tous en ligne. C’est vraiment caractéristique de Buzzati. J’ai aussi beaucoup pris des silhouettes de personnages. Au départ, lui fait des petits dessins qui présentent tous ses personnages, un peu comme on a fait avec le vieil ours.. Lui l’a fait pour tous les personnages. Ça m’a beaucoup aidé à avoir une base qui venait de Buzzati. Ça m’a vraiment permis d’être plus tranquille. Après, l’image finale du film, ça a été très long.

C’est votre premier long métrage ?

On est vraiment partis avec enthousiasme. Au départ, ça aurait pu être un petit film, un film très simple, moins cinéma. Mais peu à peu, on s’est aperçus que l’histoire était forte. Il y avait plein de choses spectaculaires et on s’est insérés dans cette voie. L’image finale était très compliquée à trouver, avec cette richesse, avec cette spectacularité. On a fait par étape. Pendant un an, on a essayé de faire le film en 3D. On a fait faire deux teasers en 3D avec deux équipes différentes. Finalement, on s’est aperçus que c’était trop cher avec cette qualité-là et avec tous ces décors, toute cette richesse. On n’aurait pas eu le budget suffisant.

Mais la 2D est magnifique…

On a essayé de trouver des manières d’utiliser la 2D de façon différente, dans les décors, dans les atmosphères, en faisant ça de manière graphique et poétique. Je voulais aussi une très grande profondeur tout le temps. Je répétais tout le temps : “Plus de profondeur, plus de profondeur.” Je voulais jouer avec les possibilités du grand écran. Les mouvements de caméra sont compliqués à faire et chers. La mise en scène est presque classique. Si on veut donner de la force aux images, et surtout de l’animation, c’est presque un choix obligé.

C’est là qu’on sent l’influence du symbolisme, de l’expressionnisme : l’image en elle-même est déjà excessivement parlante, impressionnante. Après, c’est un film, il faut que ça bouge.

Dans l’image, il faut avoir le plaisir de voir des choses qui se passent, comme la lumière. De nature, je suis très contemplatif. J’ai fait un conte. Qu’est-ce qu’une histoire pour enfants ? Quel est le rythme de narration ? Quelle est la lutte entre se perdre dans l’image tout en suivant le rythme ? C’est vraiment la chose que j’ai apprise. On en a beaucoup discuté. Je me rends compte que ma structure de pensée de départ était très illustrative. Dans ce livre, il y a les personnages du roi Léonce et du fils. Il y a beaucoup de personnages, mais dans l’atmosphère générale du livre, ce sont des personnages qui bougent. Ce sont de grands paysages où bougent des personnages. On avait besoin d’être plus proches des personnages. On a fait le choix très fort du père et du fils. On a choisi d’amener cette relation entre père et fils jusqu’au bout, là où ça devient dramatique, dans la deuxième partie. Dans les livres, il n’y a pas vraiment ça. Le drame du livre, que l’on retrouve dans le film, c’est Léonce qui perd sa nature et sa capacité à voir que les ours deviennent peu à peu des hommes avec tous leurs vices. On a vraiment travaillé le personnage de Tonio, on a également inventé le personnage d’Almerina afin de créer la relation avec les humains. Avec Thomas et Jean-Luc, on a fait vraiment un grand travail de réécriture. Mais, j’avais toujours l’angoisse de perdre le lien avec Buzzati, à présent je suis rassuré.

C’est quoi, d’ailleurs, votre culture de cinéma ?

J’ai adoré Herzog, Tarkovski, tous les films allemands des années 70, tous les films indépendants américains, et évidemment, Pasolini, tous les « Contes » de Pasolini. Fellini, pour nous, Italiens… Quand j’ai vu Amarcord, c’est ma culture. Nous, on vient de la plaine. Ma famille vient de la plaine. Tout ce qui se passe dans Amarcord, on l’a dans la peau. Tout le grand cinéma visionnaire, en fait. Mais aussi Coppola dans Apocalypse Now. Pour moi, le tout dernier grand réalisateur, c’est Wong Kar-wai, que j’ai rencontré et avec qui j’ai eu la chance de travailler. In The Mood For Love, ce type de film contemplatif, presque hypnotique, ça me plaît.

Vous dites que vous avez travaillé avec plein d’influences sur l’image et les couleurs. C’était quoi ? Des tableaux ? Des peintures ?

Oui, des peintures de la Renaissance. Ce qui m’intéressait beaucoup, c’était la façon de styliser les choses : comment on stylise les montagnes, comment on stylise la grotte, comment on fait la stylisation de la ville, pour créer le code général du monde des ours. Ce n’est pas réaliste du tout. Alors, j’ai montré certains peintres américains, certaines couleurs, des dessins de Beato Angelico, la façon dont Giotto faisait les grottes. Évidemment, on avait mis sur les murs des agrandissements de Buzzati, et aussi ses autres dessins, toutes les peintures qu’il a faites. On avait une sorte d’alphabet qui nous permettait de dire : « Regarde, on peut faire comme ça pour faire les arbres, pour faire la nature. » La nature est créée par des formes. Il faut décider des formes à faire. En fait, un film d’animation, c’est incroyable parce que tu dois décider de tout. S’il y a un papillon qui passe, comment le faire ? C’est comment, un papillon, dans ce monde-là ? Alors, il faut faire très attention à ce qu’il ne soit pas trop réaliste, qu’il soit synthétique mais pas trop plat, faux. On a fait le choix de dessiner toutes les ombres. Je voulais que les personnages soient complètement mélangés au paysage. Je ne voulais pas qu’on ait la sensation d’avoir un paysage coloré avec des personnages plats par-dessus. Si on ne met pas les ombres sous les personnages, ils ne se mélangent pas. On a fait un énorme travail d’ombres pour tous les personnages, et aussi les ombres projetées sur les murs. Évidemment, je pense au cinéma expressionniste. J’adore Orson Welles et son travail sur les ombres : les ombres des silhouettes, les ombres sur les murs, la lumière, les jeux de lumière… J’adore. Après, j’ai dû faire très attention à ne pas être trop sombre dans le film.

Justement, parfois, du point de vue de l’animation, des couleurs, du cadre, du style, du trait, ça m’a donné l’impression d’un mélange entre la ligne claire belge et Eisenstein. C’était un mélange à la fois très constructiviste et très simplifié.

Je voulais une dimension très nette. Je voulais que les personnages soient vraiment des personnages, que les maisons soient des maisons. Je voulais que l’air passe à travers. J’ai tout de suite dit que je ne voulais pas de pastel. On peut travailler un peu avec du pastel parce qu’on a travaillé sur les matières. Mais je ne voulais pas ma matière. Pour ce film-là, je voulais de l’air. Je n’aime pas cette sensation de claustrophobie que peuvent laisser certains films d’animation, magnifiques, très artistiques, très beaux. C’est-à-dire qu’on sent le papier, on sent les couleurs, mais c’est difficile d’en sortir.

À un moment donné, il faut que les gens regardent et comprennent tout ce qui se passe. En bande dessinée, parfois,  on peut revenir sur une case, on peut s’arrêter. Dans le cinéma, il y a une fluidité qui s’impose…

L’énorme travail que l’on a fait, ça a été de trouver cette fluidité dans la narration. Il y a eu des moments très durs, parce qu’on avait l’impression que c’était très lent. On avait beaucoup de dialogues. Moi, j’avais l’angoisse des dialogues. D’un autre côté, c’était aussi la beauté de trouver un rythme entre la contemplation et l’histoire, la narration. On a vraiment fait un énorme travail là-dessus. Au final, on n’a pas vraiment coupé grand-chose. La structure était presque similaire à celle du départ. On a simplifié. On a fait beaucoup de coupes générales, des petits trucs par-ci par-là, pour donner de la fluidité, du rythme entre les scènes. Cette grande préparation… À la fin, tout ce travail qui a été très long… Quand la production a vraiment commencé, avec les animateurs, l’équipe des décorateurs… Les décors étaient déjà commencés avant. Une fois qu’on a trouvé les choses, on avait bien avancé les décors. Mais il n’y a pas eu vraiment de moments de crise dans la production du film. On n’a jamais revu une séquence. On n’a pas dit : « Ça ne marche pas, on refait. » On n’a jamais dû refaire des choses.

Vous qui êtes plutôt un solitaire par définition, est-ce que le travail en équipe vous plaît ? Est-ce que ça vous pousse à sortir de votre grotte ?

Le travail avec l’équipe de production, avec les animateurs m’a beaucoup plu. Ça m’a un peu frustré parce que tout le monde travaille avec des tablettes et des ordinateurs. J’avais décidé d’être toujours avec l’équipe, de voir tous ces talents, de les faire travailler sur un projet commun. En fait, je prenais tout le talent des autres pour faire cette cathédrale, une cathédrale qui appartient à tout le monde.

Le film est présenté à Un Certain Regard. Être à Cannes, ça représente quoi pour vous ?

J’avais fait l’affiche de Cannes en 2000. Je suis allé une fois à Cannes monter les marches. C’était un grand plaisir. Je n’avais aucun problème de stress. Je me souviens qu’il n’y avait pas de films italiens en compétition. J’étais le seul italien à Cannes. Tout le monde me demandait des choses. C’était très agréable. Je suis déjà ravi qu’on soit à Cannes.

Cet article pourrait vous plaire :

Partager l’article

Articles similaires